terça-feira, 31 de outubro de 2023

Para Mick Jagger, Maneskin é “a maior banda de rock do mundo”




Para Mick Jagger, Maneskin é “a maior banda de rock do mundo” hoje em dia
Veterano lembrou show dos Rolling Stones com a banda italiana e elogiou grupo
Maneskin abre show dos Rolling Stones em Las Vegas. Créditos: Reprodução/Facebook
NOTÍCIAS
30 de outubro de 2023 Larissa Catharine Oliveira
Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)
Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)



Mick Jagger é um dos maiores ícones do rock n’ roll de todos os tempos. Aos 80 anos, o frontman continua na ativa em plena forma e com um disco recém lançado ao lado do The Rolling Stones. E na visão dele, a maior banda de rock da atualidade é o Maneskin.

O elogio de Jagger aos vencedores do Eurovision aconteceu durante recente entrevista ao jornal italiano Corriere Della Serra. Na conversa, o artista lembrou o show no qual tiveram Maneskin como banda de abertura, em novembro de 2021, quando tiveram uma “resposta maravilhosa do público”. “Hoje me surpreende que a maior banda de rock do mundo seja italiana. [São] aqueles Maneskin que abriram um show de sua turnê em Las Vegas há dois anos: estranho, não?”, disse.

A única surpresa no status do Maneskin como os maiores representantes do rock atual, segundo Mick Jagger, é o país de origem da banda. “A Itália tem uma tradição musical fantástica, mas não é certa para uma banda de rock”, justificou. “Eles são a banda dos jovens de vinte anos de hoje e todos nós esperaríamos que em algum lugar houvesse um grupo inglês ou americano”, disse.

Não é a primeira vez que Mick Jagger elogia novos nomes da música. Em 2022, Jagger falou que artistas mais jovens como Machine Gun Kelly e Yungblud o fazem pensar que “ainda existe um pouco de vida no rock ‘n’ roll”.

Children Of Bodom vai lançar um álbum de seu último show




 última performance do grupo aconteceu em 2019
Children of Bodom. Crédito: Divulgação




O Children Of Bodom vai lançar A Chapter Called… Children Of Bodom (Final Show In Helsinki Ice Hall 2019), álbum do último show do grupo. O registro estará disponível dia 15 de dezembro, quatro anos depois do dia da gravação.

Os músicos comentaram a respeito do álbum, com empolgação e nostalgia. O baixista Henkka Seppälä relembrou da noite: “Nem é preciso dizer que esta noite foi muito especial. Quando ‘In Your Face’ começou, a realidade me atingiu e eu tive que me afastar do público porque comecei a chorar. Mas a beleza está nas memórias e as músicas de Alexi vão viver para sempre.”

Jane Wirman, tecladista, comentou: “Foi surreal estar naquele palco no Helsinki Ice Hall, pois eu sabia que provavelmente não tocaria mais com os caras nem mais tocaria para os fãs incríveis. Foi triste, mas também um pouco aliviante. É ótimo que o último show e sua montanha-russa emocional possam agora ser apreciados por todos que não puderam comparecer ao show.”

O baterista Jaska Raatikainen disse: “Quando subi no palco me senti tranquilo, provavelmente porque não sentia mais necessidade de provar nada além de curtir a música e a presença de todos os fãs. Eu estava muito grato por ter feito parte de tudo isso, sabendo que nossa música não desapareceria mesmo se nunca mais tocássemos juntos.”

“É ótimo ter aquele show final transformado em um álbum ao vivo. Para quem assistiu, é uma viagem no tempo até aquele momento. E para quem não assistiu, é uma oportunidade de vivenciar como o capítulo chamado Children Of Bodom foi encerrado”, comentou o guitarrista Daniel Freyberg.
O fim do Children of Bodom

Inicialmente, o motivo dado para o encerramento da banda tinha sido por “razões familiares”. Entretanto, após uma entrevista exclusiva com os três fundadores do Children Of Bodom, foi revelado que, na verdade, o comportamento de Alexi Laiho estava causando problemas. O vocalista vinha enfrentando diversos problemas provindos do abuso de álcool e substâncias. Ele morreu em 2020, vítima de uma degeneração do tecido conjuntivo do fígado e do pâncreas por conta do álcool.

domingo, 29 de outubro de 2023

Dying Fetus:The Music Comes First






It’s been some time since we have been blessed with new material from everyone’s favourite metal hashtag but this was not for want of trying. Maryland death metal veterans DYING FETUS hit a number of stumbling blocks on their way to bringing their latest maniacal offering Make Them Beg For Death to life.



“COVID stunted its growth and held up our progress quite a lot and the whole vinyl shortage crisis didn’t help as we wanted to offer a lot of different variants to the fans,” explains frontman John Gallagher. “We wanted to get the album out in a more timely fashion and this delay was never intentional but at the same time we didn’t want to rush anything, we wanted to take time and develop everything as much as possible. I feel it’s better to spend more time to get a quality product which the fans are going to enjoy. When you hear some of the all-time greats like Crazy Train or Iron Man no one remembers whether it was released a few months later than scheduled. You want to make sure you have a good, long lasting piece of material.”

DYING FETUS took their time with this release, ensuring they could craft tracks that possessed as much polish, refinement and intensity as possible and it shows. There is very little give throughout the 37 minute runtime. By this point the band know what works for them and how to get the best out of their creative process. “We’ve done it both ways in the past and sometimes coming together and jamming doesn’t work,” admits Gallagher.

“It all depends on what you’re feeling in the moment. Sometimes you can sit in a rehearsal room together and come up with nothing. Generally we’ll sit down at a computer with a click track and it’s more efficient. Everybody is different but we hold ourselves to a certain standard. If you’ve just been rehearsing and you’re thinking about the drive home and how bad the traffic might be etc your creativity isn’t going to be at an optimum level. It may sound vulgar but you know when you’ve just taken a good shit in the morning and you feel refreshed and ready for the day? That’s when you’re at your best and most creative. Not when you’re tired and try to force it. We’re not really trying to reinvent the wheel. I feel like people gravitate toward the guitar and the drums the most in death metal. When you’re doing Cookie Monster style vocals I don’t think people are looking to hear anything profound. It’s more the impact of the delivery. It’s like when you sit down to watch a horror movie, you know you’re going to expect a certain formula of blood and gore and people being killed. It’s a very similar formula for death metal.”


With a band name as controversial as DYING FETUS you know there is going to be an accompanying array of graphic lyrical content and artwork. This time around they chose to opt for a more immediate first impression for their cover art. “We really wanted to go with something realistic and bring out the sensation of human agony, the imagery of someone wishing they were dead rather than enduring this terrible form of torture,” discusses Gallagher. “We’re very happy with the way it came out and I think it fits the aesthetic. We’re not trying to be a trendy band or have a gimmick like basketball shorts or corpse paint. If you want to dress up like KISS then that’s fine, it’s a free world but the music comes first for us.”

As you continue to amass a back catalogue of tracks throughout your career as a musician it can become a headache for some established bands as full scale riots can ensue when a particular track is not included in touring setlists. Interestingly DYING FETUS have found themselves in a particularly favourable position. “Sometimes we’ve tested putting some old songs back into the setlist and the response hasn’t been that good,” admits Gallagher.

“You can tell when the crowd identifies with the music and they get all psyched up. If they’re looking a bit confused like they don’t recognise the song then that’s a sign to maybe let that song go. We find ourselves playing a lot of stuff from our more recent catalogue and they’re becoming crowd favourites. It’s definitely not a bad thing as you want people to enjoy your more recent work. It’s almost the ultimate goal. You want them to be well received. A lot of bands struggle breaking free from their older material as that’s all the fans want to hear so we’re very fortunate.”

Make Them Beg For Death is out now via Relapse Records.

Like DYING FETUS on Facebook.

Pink Floyd (Parte I)









Discos em sua maioria caprichados, letras bem pensadas, arranjos milimetricamente encaixados, sensibilidade em meio a toda a técnica progressiva… este é o Pink Floyd. Dentre tantas bandas, parece até meio injusto colocá-los nesta seção e ter o trabalho de pinçar as piores músicas (ou as boas mas que não se destacaram tanto) de um quarteto que tanto caprichava neste quesito. Mas encararei o desafio e tentarei justificar as minhas escolhas da melhor forma possível dentro do meu limitado conhecimento artístico.

The Piper at the Gates of Dawn [1967] – Flaming



Tenho um carinho especial por este disco por demonstrar um Pink Floyd mais divertido e menos sério e “sisudo” da era Waters. Era outra banda com Syd compondo quase tudo que temos aqui. Adoro as improvisações de “Interstellar Overdrive” ou aquela sonoridade meio folk de “The Gnome”. Mas dentre as coisas de Barrett, só mesmo “Flaming” não me agrada muito por considerá-la meio bobinha até para as coisas de Syd. Porém, o restante do álbum só me faz lamentar mesmo termos perdido um gênio musical que nos deixou uma obra pequena, mas importantíssima para a música e para o rock.

A Saucerful of Secrets [1968] – Jugband Blues



Que me perdoem novamente os fãs de Syd, mas “Jugband Blues” não me vai. O pessoal da orquestra de metais sem saber o que fazer, tocaram qualquer coisa que soasse “psicodélica” e saiu essa coisa meio esquisita já vinda de um Syd atormentado mentalmente. Não nego a representatividade da letra, uma espécie de despedida dele com a banda, como se previsse que logo sairia, mas acabou que me sinto mais chateado de uma canção como esta entrar no disco mesmo que fosse mais por consideração ao Barrett do que constatar o quanto ele estava mal e o ajudassem de outra forma.

More [1969] – Party Sequence



Nunca fui muito chegado na trilha sonora do filme que a banda toda gravou. Não assisti ao filme para ver se encaixa na cena. Então fica aí esta passagem simplória de bongôs e flauta.

Ummagumma [1969] – The Grand Vizier’s Garden Party



Na parte “de estúdio” da banda, esta de Nick Mason é a piorzinha a meu ver das três. Tendo Waters, Gilmour e Wright para “competir” entre qual criou a melhor canção, dá de ver que ele era o menos criativo dos três. Não chego a achar que a música toda é fraca, gosto das partes com o mellotron. Entretanto, não dá de competir com “Sysyphus” (a melhor de todas) ou com “Grantchester Meadows” em termos de qualidade.

Atom Heart Mother [1970] – Fat Old Sun



Não sou lá grande fã do disco da vaca, mas tem coisas boas nele. Porém, acho “Fat Old Sun” uma faixa bem esquecível em todos os aspectos. Waters e Mason nem tocaram na música, que foi gravada apenas por Gilmour fazendo quase tudo e por Wright no Hammond. Tudo aqui é muito levinho e açucarado, até o vocal de David.

Meddle [1971] – Seamus



Adoro Meddle, é o meu favorito do Floyd. Nela tem a minha canção favorita da banda, “One of These Days” que já ouvi incontáveis vezes. Mas vamos ser honestos: mesmo que você ache engraçadinho o blues do cachorro, não dá para colocar outra nesta seção que não seja “Seamus”. No vídeo acima, temos a versão sem letra e com Wright “tocando” o cachorro.

Obscured by Clouds [1972] – Absolutely Curtains



Aqui eu tive dúvidas entre esta e “Mudman”. Acabei optando por esta porque ela dá a impressão que o Floyd logo vai explodir em algum instrumental empolgante e essa hora nunca chega. Além disso, esse instrumental psico-espacial da banda não combina em nada com os cânticos tribais ao final.


sábado, 28 de outubro de 2023

SACREDEATH “WELCOME TO SACREDEATH” série no canal no YouTube ..


ALESSANDRO MARTINS apresenta série “WELCOME TO SACREDEATH” no canal no YouTube









ALESSANDRO MARTINS , guitarrista mundialmente renomado, lançou seu novo canal no YouTube.

O músico, que integra a banda sacredeath ,4 out deaths.Alestone,SOLO .e já gravou Com diversos artistas,pretende usar a nova ferramenta para mostrar. um pouco mais de sua história e música.

Uma série de vídeos chamada “welcome to sacredeath ” teve início, onde o músico disseca grandes momentos de sua carreira



O primeiro capítulo é dedicado à música “silent places after war”, clássico gravado no consagrado

álbum welcome to the darkness birth (2007).








Os fãs que se inscreverem no canal receberão em primeira mão as notificações de novos vídeos.

No vídeo, o guitarrista conta como um improviso durante o processo de criação se tornou a espinha dorsal de uma das músicas mais marcantes do metal dos anos 2000.














“Eu estava tentando recriar esta parte de bateria com marcelo ,azendo riff com a Idea de soar como as bandas de thrash metal do anos 80.

a letra de guerra venho naturalmente nosso mundo vive desgraças a milhares de anos e a guerra

está em nosso sangue ,seja uma guerra com nós mesmos ou contra humanos.

Marcelo sempre foi um dos maiores guitarristas desse planeta ,sentamos e fizemos a música de forma

natural..

a bateria cristiano criava de forma expontânea e silent places se tornou uma música atemporal.




O primeiro episodio será lançado no dia das bruxas 31 de outubro então marquem em suas agendas pois ,uma banda com mais de 15 anos de estrada tem muito pra contar.

sigam a banda no link abaixo..

https://linktr.ee/sacredeath.metal








Mötley Crüe 40 anos de ‘Shout At The Devil’




Mötley Crüe comemora 40 anos de ‘Shout At The Devil’ com edição limitada
Trabalho chega em edição super deluxe especial aos fãs

Mötley Crüe. Crédito: Divulgação
NOTÍCIAS
27 de outubro de 2023 Redação
Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)
Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)



O Mötley Crüe celebra nesta sexta-feira, 27, os 40 anos do álbum Shout At The Devil com uma edição limitada super deluxe.

A edição foi remasterizada em LP, CD e cassete. Também estão incluídas reproduções dos 7” singles originais de “Too Young To Fall In Love” e “Looks That Kill”, juntamente com um tabuleiro de pentagram séance, litografias da arte do álbum, cartas de tarô, porta-velas do diabo e muito mais. Além disso, sete faixas raras de demos foram resgatadas e estão incluídas em Shout At The Demos & Rarities.

Lançado em 1983, Shout At The Devil é considerado até hoje um dos maiores sucessos da banda, especialmente por ter sido o álbum que alavancou o grupo na época.

SepticFlesh







Seis anos após sua estreia no Brasil, o quinteto grego SepticFlesh voltou para um show único, no último dia 26, em São Paulo, com a turnê do disco Modern Primitive (2022), que também exalta os 32 anos de carreira. O show será no Fabrique Club e a realização é da IDL Entertainment.

A banda de death metal sinfônico é mundialmente venerada dentro do metal extremo por ser uma banda de apresentações grandiosas. Em palco, os gregos soam ainda mais pesados e as orquestrações são minuciosamente encaixadas.

Nosso colaborador Wellington Penilha foi ao show e registrou o momento

AUTOPSY – ASHES, ORGANS, BLOOD AND CRYPTS







It didn’t take long for the morbid and grimy death metal institution Autopsy to rev up their chainsaws again. Following in the footsteps of 2022’s Morbidity Triumphant, Autopsy makes a similar examination on Ashes, Organs, Blood And Crypts with another 11 songs clocking in at 41 with cover art once again done by Wes Benscoter. These albums can be seen as a double feature of obscene horror, with Ashes…having a bigger budget.

Morbidity Triumphant possesses this raw intensity, but this newest slice is crisper with a clearer sound, but the aggressiveness remains. The riffs stick out more with this guttural, snarling charge melded with a potent bass presence and sharp drums, while Chris Reifert’s vocals are as expressive as ever spewing disgust and filth

Reifert and co. have a way of switching up tempos and riffs that go from agonizingly slow and doomy to fast and frenetic. The 2:33 “Lobotomizing Gods” cranks in a choking atmosphere that erupts into a maniacal thrashy rage and this tempo goes and back and forth effortlessly in a small space of time. It’s a similar feel to “Knife Slice, Axe Chop” from the last record and speaks to how adept they are at creating shifting movements in a small space of time.

quarta-feira, 25 de outubro de 2023

MONSTERS OF ROCK: HÁ 42 ANOS, ACONTECIA A SEGUNDA EDIÇÃO DO FESTIVAL COM UM LINE-UP DOS SONHOS



MONSTERS OF ROCK: HÁ 42 ANOS, ACONTECIA A SEGUNDA EDIÇÃO DO FESTIVAL COM UM LINE-UP DOS SONHOS

POR CRISTIANO RUIZ

Monsters Of Rock / 1981 / Divulgação




Monsters Of Rock, Donington/England, 08/22/1981.



Embora até hoje, tenhamos grandes festivais de Rock/Metal (Wacken, Hell Fest, Rock Hard, Summer Breeze, etc…) que acontecem em todas as partes do mundo, todos os anos, nenhum deles se compara com os eventos que aconteciam nas décadas de 70 e 80.Monsters Of Rock: Há 42 anos, acontecia a segunda edição do festival com um line-up dos sonhos

Entretanto, um dos mais famosos, que inclusive acontece até a atualidade, é o Monsters of Rock. A princípio, em 16 de agosto de 1980, em Castle Donington/Inglaterra, aconteceu o primeiro episódio com as bandas Riot, Saxon, April Wine, Scorpions, Judas Priest e Rainbow, como headliner.

Porém, hoje, estamos celebrando a segunda edição do evento. Pois, há exatos 42 anos, no dia 22 agosto de 1981, acontecia, também em Castle Donington/Inglaterra, o segundo Monsters of Rock da história.
NESTE SEGUNDO MONSTERS OF ROCK TIVEMOS COMO BANDAS PRINCIPAIS:Black Foot (América)
Slade (Inglaterra)
Blue Oÿster Cult (América)
Whitesnake (Inglaterra)
AC/DC (Austrália) como headliner dessa edição*Slade / 1981 / ReproduçãoA

SCORPIONS: “ ULI ROTH,"'

ÉRAMOS UMA EQUIPE MUITO, MUITO BOA, NUNCA HOUVE QUALQUER CHOQUE DE PERSONALIDADES”, DISSE ULI JON ROTH


SCORPIONS / Reprodução / Acervo




Uli Jon Roth, ex-guitarrista do Scorpions, em entrevista ao canal Eonmusic do Reino Unido, disse que havia canções, em alguns dos primeiros discos da banda, nas quais Rudolf Schenker não gravava, pois dizia que era “simplesmente mais rápido” para Roth gravar as partes sozinho. O guitarrista disse ainda que faixas dos álbuns “Virgin Killer” de 1976 e “Taken By Force” de 1977 não tem a guitarra de Schenker, fundador do SCORPIONS, em suas gravações. Uli fez todas as revelações, em tom de esclarecimento, na entrevista que acabamos de citar.


DE ACORDO COM ULI ROTH, SEU TEMPO COM A BANDA ALEMÃ DE HARD ROCK FOI UM AMBIENTE PARTICULARMENTE HARMONIOSO:


“GOSTEI DE ESTAR NO SCORPIONS E POR ISSO NOS DIVERTIMOS MUITO. MUITAS BANDAS CAEM NA ARMADILHA DE PERSONALIZAR AS COISAS E DEPOIS HÁ MUITA POLÍTICA E LUTAS INTERNAS PELO PODER. NUNCA TIVEMOS NADA DISSO. FOI MUITO TRANQUILO E APENAS DEMOS O NOSSO MELHOR. ÉRAMOS UMA EQUIPE MUITO, MUITO BOA. NUNCA HOUVE QUALQUER CHOQUE DE PERSONALIDADES, E NUNCA HOUVE QUALQUER INVEJA OU RIVALIDADE OU O QUE QUER QUE SEJA. A MAIORIA DAS BANDAS SOFRE COM ISSO, E NÓS NUNCA SOFREMOS.”“éramos uma equipe muito, muito boa, nunca houve qualquer choque de personalidades”, disse Uli Jon Roth

Em contrapartida, falando sobre sua decisão de deixar o SCORPIONS, ele esclareceu que não foi, como os rumores disseram muito, porque a banda queria seguir uma direção mais comercial:


“A VERDADEIRA RAZÃO FOI QUE ME DESENVOLVI COMO ESCRITOR E MÚSICO DE UMA FORMA QUE SENTI QUE PRECISAVA DE UM TIPO DIFERENTE DE PLATAFORMA E DE MAIS LIBERDADE. SIM, A ESTRUTURA DO SCORPIONS PERMITIA ALGO COMO ‘SAILS OF CHARON’, DIGAMOS, MAS COMECEI A ESCREVER COISAS COMO ‘EARTHQUAKE’, VOCÊ SABE, ‘JAPANESE DREAM’, E ESSAS ERAM MÚSICAS QUE NÃO TINHAM NADA A VER COM O SCORPIONS. MAS ISSO É O QUE EU QUERIA FAZER; EU QUERIA FAZER ESSE TIPO DE COISA. ENTÃO, PARA MIM, FOI NA VERDADE UMA DECISÃO RELATIVAMENTE FÁCIL, PORQUE EU NÃO ERA TÃO MOTIVADO POR PENSAR NO SUCESSO; EU ERA PURAMENTE MOVIDO PELOS MEUS IMPULSOS ARTÍSTICOS, E ELES FORAM NA DIREÇÃO CONTRÁRIA DE ONDE OS ESCORPIÕES ESTAVAM INDO.”

Uli Roth, enquanto falava sobre a canção “Sails Of Charon”, revelou que tocou todas as guitarras, além do baixo, em algumas músicas do SCORPIONS. Ele disse:


“EU ESCREVI A MÚSICA EM CASA E ENTÃO ACHO QUE FIZEMOS UMA DEMO, E ACABAMOS SENDO APENAS DUAS PESSOAS NO ESTÚDIO FAZENDO ISSO PORQUE EU TAMBÉM TOQUEI BAIXO E TODAS AS GUITARRAS BASE NAQUELA. ENTÃO ÉRAMOS APENAS EU E O BATERISTA HERMAN E BEM, É CLARO, KLAUS MEINE NOS VOCAIS.”

Em seguida, lhe perguntaram: “então você tocou todas as guitarras, todos os instrumentos de cordas na gravação original daquela música?”

Uli respondeu:


“MUITAS, MUITAS VEZES NAS MINHAS MÚSICAS, NA MAIORIA DAS VEZES EU TOCAVA TODAS AS GUITARRAS, EXCETO NOS PRIMEIROS ÁLBUNS. VOCÊ SABE, RUDOLF NUNCA SE IMPORTOU COM ISSO. ELES FORAM UM POUCO COMPLICADOS DE TOCAR PARA ELE, TALVEZ, PORQUE ELE TINHA UM ESTILO DIFERENTE. AO VIVO, ELE LIDOU ADMIRAVELMENTE, MAS NO ESTÚDIO, FOI MAIS RÁPIDO QUANDO EU FIZ ISSO. EU MESMO, TIPO, VOCÊ SABE, ‘POLAR NIGHTS’ E TODOS ESSES TIPOS DE FAIXAS [COMO] ‘YELLOW RAVEN’, FOI MUITO MAIS RÁPIDO FAZER ISSO SOZINHO.”

NERVOSA – “JAILBREAK” (2023)









Nos últimos anos, escrevi as últimas três resenhas de discos anteriores da banda Nervosa e, em cada uma delas, um mesmo padrão se repetiu incessantemente. Quando analisei “Agony”, de 2016, “Downfall Of Mankind”, de 2018, e “Perpetual Chaos”, de 2021, mesmo observando e reconhecendo evolução musical e técnica em comparação aos trabalhos anteriores, no final, eu chegava invariavelmente a seguinte constatação: a banda necessitava urgentemente de uma segunda guitarrista. De preferência, uma que faça solos mais complexos do que os apresentados até aquele momento.



Pois finalmente os meus pedidos e também os pedidos de muitos outros fãs foram atendidos. A guitarrista, líder e, agora, também vocalista, Prika Amaral, resolveu adicionar uma companheira para lhe auxiliar nas seis cordas e o resultado é este que vamos discorrer à partir de agora.
Reprodução
UM NOVO COMEÇO

Antes de falarmos sobre o álbum em si, é bom explicar toda a reformulação que a Nervosa vem passando nos últimos anos. Depois das saídas da vocalista/baixista Fernanda Lira e da baterista Luana Dametto, em 2020, Prika Amaral precisou remodelar a banda completamente. Para o lançamento do álbum “Perpetual Chaos”, de 2021, foram chamadas Mia Wallace (baixo), Eleni Nota (bateria), assim como Diva Satanica (vocal).

O trabalho rendeu muitos elogios em território nacional e também foi bem internacionalmente (diga-se de passagem, com muito mérito). Parecia que Prika e cia. estavam no caminho certo, já que tirando as críticas sobre a necessidade de mais uma guitarrista, o registro trouxe uma banda afiadíssima e despejando Thrash Metal da melhor qualidade sobre nossas cabeças.

Acontece que todo período de adaptação tem os seus altos e baixos. Ao final da turnê de divulgação do disco, as novas integrantes da Nervosa, por diversos motivos, foram abandonando o barco uma a uma. Enfim, Prika se viu novamente em posição de começar tudo de novo…

Ninguém disse que seria fácil. E não foi mesmo, mas aqui estamos nós outra vez falando de mais um trabalho de inéditas da Nervosa. O primeiro que conta com Prika Amaral assumindo os vocais e o primeiro com a baterista Michaela Naydenova, a baixista Hel Pyre e a guitarrista Helena Kotina.
Reprodução
A GENTE AVISOU!

Para quem reclamou durante todos estes anos sobre a não presença de uma segunda guitarrista e estava só esperando isso acontecer para poder mandar um sonoro “eu já sabia”, a hora é agora!

Era evidente que ficaria bom. E mais evidente ainda que elevaria a sonoridade da banda a outro patamar.

Pois foi justamente o que aconteceu e é por este e outros motivos que vamos destacar à seguir, que podemos cravar sem qualquer medo de errar que estamos diante do melhor álbum da discografia da Nervosa. “Jailbreak”, o quinto disco de estúdio do quarteto, traz todos os elementos que um bom disco de Thrash precisa ter.

Com pouco mais de 45 minutos de duração e um total de 13 composições, somos convidados a transitar por uma verdadeira compilação de ótimos momentos. Adoro discos que possuem tracklists bem montados e que ajudam no equilíbrio da audição. E é justamente o que acontece em “Jailbreak” desde o início.
TRACKLIST BEM MONTADO

Após uma abertura furiosa com nada menos que três voadoras na porta muito bem aplicadas que atendem pelos nomes “Endless Ambition”, “Suffocare” e “Ungrateful”, chegamos naquele momento crucial onde a audição engrena de vez ou fracassa em suas próprias limitações. Neste caso, inegavelmente, engrena de vez com a sensacional “Seed Of Death” (uma das minhas favoritas!).
Photo: Reprodução/Grimm Gent – https://www.grimmgent.com/ @grimmgent



Enquanto as três primeiras canções tem a função de mostrar para o fã que esta é a mesma banda de Thrash de outrora, só que ainda melhor por conta das alterações no line-up, “Seed Of Death” caminha por estradas ainda não exploradas. Imagine uma mistura entre Kreator e Arch Enemy e terá uma boa idéia do que esperar. Se esta é uma faixa que quebra alguns paradigmas, “Jailbreak”, a canção que batiza o álbum, é outra que nos apresenta novas características e nos faz viajar nas partes instrumentais (vejam só!). Quem diria que em uma música da Nervosa teríamos, enfim, um longo trecho composto por solos de guitarra de muito bom gosto? Pois é isso mesmo que temos por aqui.



AUDIÇÃO SEM PONTOS DE QUEDA

Seguindo com a audição, temos duas mais cadenciadas, “Sacrifice” e “Behind The Wall”. Se a velocidade não é a principal marca desta dupla, o peso e a brutalidade sobram e nos convidam a celebrar as maravilhas da diversidade musical dentro de um tracklist.

“Kill Or Die” chega com seu riff cortante e refrão esmagador, abrindo alas para duas participações mais do que especiais, o guitarrista do Exodus, Gary Holt, que brilha na pesadona “When The Thruth Is A Lie”, e a vocalista do Infected Rain, Lena Scissorhands, que adiciona personalidade na visceral “Superstition Failed”. E ainda há tempo para uma trinca final tão colossal quanto a trinca de abertura. “Gates To The Fall”, “Elements Of Sin”, assim como “Nail The Coffin”, fecham de maneira bombástica uma audição praticamente perfeita e sem pontos baixos.

“JAILBREAK” CONVENCE!

Destaque total para os vocais de Prika Amaral. Se comparmos, os vocais de Fernanda Lira soavam apenas como clichês e variações absolutamente comuns no gênero, mas os de Diva Satanica eram realmente bons e caíram muito bem para a musicalidade proposta pela banda. Acontece que os vocais de Prika me parecem mais acertados e melhores mesmo quando a comparação é feita com Diva Satanica. Decisão corajosa e acertada.

Outro destaque absoluto é a anteriormente mencionada segunda guitarra. Helena Kotina é possuidora de uma técnica refinada e, ao que tudo indica, sua entrada rendeu uma bela parceria com Prika. As partes instrumentais que destacam o trabalho de cordas são muitas e todas elas são realmente satisfatórias.
Reprodução

A parte rítmica, que sempre foi um fator de destaque na discografia da banda, segue demolidora. Eu diria que apesar do excepcional trabalho, Michaela Naydenova (baquetas) e Hel Pyre (baixo) não tentam chamar tanto a atenção para si e, mesmo que este fosse o caso, talvez não conseguissem por conta das performances muito acima da média e acima do esperado de Prika e Helena.

Depois de acompanhar a banda por mais de dez anos, é muito legal poder encerrar esta análise sem aquele costumeiro “mas” que vem acompanhado de crítica pontual. Em “Jailbreak”, não tem “mas” ou “porém”, o disco é ótimo e ponto final. Espero que a banda siga nesta direção e consiga cada vez mais evoluir para nos presentear com trabalhos tão bons ou (por que não?) melhores que este.
NOTA: 8,9

terça-feira, 24 de outubro de 2023

EVERGREY: ANUNCIADO ÁLBUM COMEMORATIVO DE 30 ANOS









A banda sueca Evergrey comemora 30 anos e anuncia um presente muito especial a ser lançado pela Napalm Records: um álbum de aniversário, intitulado From Dark Discoveries To Heartless Portraits, a ser lançado em 15 de dezembro. O álbum estará disponível em vários formatos, incluindo um livro de capa dura extremamente limitado de 112 páginas e um pacote digisleeve de 1 CD (incluindo fotos e imagens raras, histórias de bastidores e encarte exclusivo dos membros). Ele encerra três décadas de jornada do Evergrey, que traz consigo alguns presentes muito especiais e consolida sua posição como uma das bandas que mais definem o gênero metal do nosso tempo. From Dark Discoveries To Heartless Portraits une o passado e o presente da banda e abre caminho para o próximo capítulo do Evergrey.


A banda declara:“Certifique-se de reservar o livro de edição limitada, pois trabalhamos intensamente durante meses para reunir todas as fotos e escrever todas as histórias de cada um dos álbuns. desses anos junto com a gente! Que venham mais 30!"


Além de versões ao vivo de faixas recentes como “Call Out The Dark” e “Where August Mourns”, o disco viaja pela estrada da memória com “My Allied Ocean”, “A Touch Of Blessing”, “Recreation Day” e “King Of Erros”. A segunda metade contém versões vocais de piano emocionantes de quatro músicas do último álbum (“Save Us”, “Call Out The Dark”, “Blindfolded” e “Midwinter Calls”), e versões demo das mesmas faixas, mais uma versão instrumental de “A Silent Arc”.



Confira a tracklist completa de From Dark Discoveries To Heartless Portraits e a bela arte da capa:



01. Call Out The Dark (versão ao vivo)
02. Where August Mourns (versão ao vivo)
03. My Allied Ocean (versão ao vivo)
04. A Touch Of Blessing (versão ao vivo)
05. Recreation Day (versão ao vivo)
06. King Of Erros (versão ao vivo)
07. Save Us (versão para piano vocal)
08. Call Out The Dark (versão para piano vocal)
09. Blindfolded (versão para piano vocal)
10. Midwinter Calls (versão para piano vocal)
11. A Silent Arc (versão demo) – Instrumental)
12. Save Us (Versão Demo – Rough Mix)
13. Midwinter Calls (Versão Demo – Rough Mix)
14. Call Out The Dark (Versão Demo – Rough Mix)
15. Blindfolded (Versão Demo – Rough Mix)


Atualmente, o Evergrey é formado por Tom S. Englund (vocais, guitarras), Henrik Danhage (guitarras), Rikard Zander (teclados), Jonas Ekdahl (bbateria) e Johan Niemann (baixo).

Crédito da foto: https://metalinjection.net/ Greg Kennelty

Roger Waters visita Lula em Brasília e chama presidente de “irmão” O fundador do Pink Floyd está no Brasil para sua turnê de despedida




Roger Waters visita Lula em Brasília e chama presidente de “irmão”
O fundador do Pink Floyd está no Brasil para sua turnê de despedida

Roger Waters e Lula no Palácio do Planalto. Créditos: Reprodução/Instagram


Em passagem pelo Brasil, Roger Waters visitou o Palácio do Planalto para se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também estavam presentes a primeira-dama, Janja da Silva, e Paulo Miklos, do Titãs.

Em vídeo publicado nas redes oficiais do presidente, Lula agradece Waters por seus “gestos de solidariedade” e o “posicionamento contra o negacionismo que tomou conta deste país”, enquanto o músico o cumprimenta dizendo: “É muito bom vê-lo, irmão”.

Durante sua turnê pelo Brasil em 2018, o cantor, compositor e fundador do Pink Floyd se pronunciou abertamente contra Jair Bolsonaro – na época, candidato à presidência. Em outra postagem, Lula também relembrou que, na ocasião, Roger Waters tentou visitá-lo na prisão em Curitiba, mas “foi impedido”.

Waters está no Brasil com sua turnê de despedida, This Is Not A Drill. O primeiro de seis shows acontece em Brasília, nesta terça-feira, 24. O músico se apresenta também em outras cinco cidades brasileiras, sendo elas Rio de Janeiro (28/10), Porto Alegre (01/11), Curitiba (04/11), Belo Horizonte (08/11) e São Paulo (11/11).

Robb Flynn fala sobre inspirações para álbum de Machine Head e vinda ao Brasil




Robb Flynn fala sobre inspirações para álbum de Machine Head e vinda ao Brasil
Em coletiva de imprensa, vocalista da banda comentou sobre o álbum mais recente da banda e mais

Robb Flynn do Machine Head. Crédito: Divulgação


Machine Head, um dos maiores nomes do metal da Bay Area norte-americana vem ao Brasil se apresentar em Curitiba (27/10), Rio de Janeiro (28/10) e São Paulo (29/10). Em divulgação aos shows, o vocalista Robb Flynn cedeu uma coletiva de imprensa a alguns veículos na América Latina para falar sobre os shows e mais.

A banda vem ao continente com a turnê do álbum Of Kingdom and Crown (2022), uma peça conceitual na discografia de dez discos. O Wikimetal questionou o músico sobre inspirações do álbum conceitual, visto que há vários no mundo do rock e metal.

“Acho que o primeiro álbum conceitual que eu escutei foi Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band [1967, dos Beatles]. É, lembro que a primeira vez que escutei eu fiquei confuso. Fiquei ‘O que é isso?’. Sabe, tinha uma colagem de som. Coisa doida.”

“[Também] Operation Mindcrime do Queensrÿche, The Wall by Pink Floyd, Black Parade do My Chemical Romance. Esses são clássicos e atemporais, além de conceituais. A inspiração [para este álbum] com certeza foi [The] Black Parade do My Chemical Romance.”

Ao citar a banda emo, Flynn conta que durante a pandemia, quando o grupo precisou parar de fazer turnê, ele e sua esposa faziam noites de encontro e ficavam ouvindo The Black Parade (2006). “A gente sentava na garagem e ficava bebendo”, ele lembrou.

“Eu sabia já a letra das músicas, mas um dia estávamos muito bêbados e ela começou a detalhar todas as letras do álbum para mim. Nem tinha percebido todos aqueles detalhes da história. E então pensei ‘Quer saber? Vou tentar fazer algo parecido’.”

Com a inspiração em um álbum tão característico, o Wikimetal também questionou Robb Flynn sobre algo pessoal que ele incorporou no álbum que ele se orgulha. “As melodias, eu acho. Eu e Jared [MacEachern, baixista] levamos as coisas para um outro patamar. As harmonias vocais realmente nos tiraram da nossa zona de conforto.”

Robb então continua contando como algumas das faixas trazem seu vocal mais limpo e nítido, algo que ele nunca havia experimentado antes. Ele também retoma a ideia do álbum ter uma história que costura as faixas inteiras e diz que o processo criativo foi bem diferente.

Durante a coletiva, o músico também comentou bastante sobre a vinda ao Brasil. Contou como está animado para vir a lugares diferentes como Rio de Janeiro e revisitar cidades como São Paulo que já vieram duas vezes antes. As novidades não param por aí. A banda vem à América Latina e visitará a Venezuela pela primeira vez. “Estou muito animado para conhecer o país. Muita gente foi contra nossa ida até aí, mas nossos fãs nos aguardam.”

Veja informações dos shows no Brasil logo abaixo.
Machine Head no Brasil em 2023: datas, locais e informações de ingressos

Curitiba: 27 de outubro – sexta-feira
Local: Tork ’n Roll
Abertura da casa: 20h
Vendas online: Show Pass
Valores: entre R$ 130 (meia-entrada da pista) e R$ 300 (camarote inteira)
Classificação etária: 18 anos. Maiores de 14 anos entram acompanhados com os pais/responsáveis.

Rio de Janeiro: 28 de outubro – sábado
Local: Circo Voador
Abertura da casa: 20h
Vendas online: Eventim
Classificação etária: 18 anos. Maiores de 14 anos entram acompanhados com os pais/responsáveis.

São Paulo: 29 de outubro – domingo
Local: Tokio Marine Hall
Abertura da casa: 18h
Vendas online: Eventim
Classificação etária: 16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou responsável legal.Machine Head no Brasil em 2023. Crédito: Divulgação

segunda-feira, 23 de outubro de 2023

DORO - CONQUERESS: FOREVER STRONG AND PROUD







15 tracks, including a German lyric song, a pair of covers (with Judas Priest singer Rob Halford) and a third duet: that should be enough, but no, the Metal Queen includes no less than five additional "bonus" cuts. Wow! Stylistically, no real surprises this late in a career that celebrates 40 years, just another helping of what we've all come to expect and love about Doro Pesch.

A mid-tempo "Children Of The Dawn" opens, with gruff male choir accompaniment. Speedy "Fire In The Sky" follows, imbued with a sense of urgency and guitar work to match. Could be a good addition to the live show. I know Doro feels a sense of gratitude towards Priest, for taking Warlock out on the initial European tour, all those years ago, but I've never been a fan of her decision to play "Breaking The Law" as part of the live set. So now, adding "Living After Midnight", just three songs into the new platter (even if it has a vocal track from the Metal God, himself) does nothing for me. It's sort of a poppy/Turbo take on the original. Follow-up, Jangly guitar to start, like some ‘90s alternative act, "All For You", threatens to continue the lukewarm pace, but quickly throws a switch and a more frenetic, staccato punk beat takes over. Another one seemingly destined for the concert stage. None of the proper tunes eclipses five minutes and most are under Roger Bannister's famous time constraint. The bonuses vary between 94 seconds to a 7+ minute rendition of Metallica's "The Four Horsemen".

"Lean Mean Rock Machine" clocks in at exactly three minutes, sort of a throwaway about fast cars, with racing engine and police siren soundbites. "I Will Prevail" opts for a heavy stomp, with gritty (uncredited) male counterpoint. Speaking of XY chromosome vocals, "Bond Unending" is not really a love song, but certainly more lightweight, a pop duet with Broilers' Sammy Amara. Video single "Time For Justice" is a fist pumper, can practically see the diminutive blonde, at the lip of the stage, imploring fans to sing the titular chorus and thrust fists skyward. The lone full production track, complete with crack of thunder sound effect, orchestral strings and alternating Anglo-Teutonic lyrics, "Fels In Der Brandung" (solid as a rock) is a ballad. While tinkle of piano keys kick it off, Love Breaks Chains" is built around a straight ahead, stripper strut, rock guitar (rather than metal), It's also the longest cut, almost reaching five minutes in length, with lyrics almost exclusively comprised of the oft repeated title.

IN FLAMES AND KREATOR ANNOUNCE AUSTRALIAN TOUR FOR FEBRUARY 2024









Swedish melodic death metallers In Flames have shared an update for their Australian fans:

"Are you guys ready? In Flames and Kreator coming to your shores. Tickets on sale Friday, October 27th, 9:00am local time. Early Bird pre-sale begins Wednesday, October 25th, 9:00am local time."




February
13 – Hindley Street Music Hall - Adelaide
14 – The Forum - Melbourne
15 – UC Refectory - Canberra
17 – Enmore Theatre - Sydney
18 – The Tivoli - Brisbane



Kreator recently announced the Klash Of The Ruhrpott festival – July 20th, 2024 at Amphitheater Gelsenkirchen. Featuring the long awaited union of Germany’s legendary Teutonic 4, completed by Sodom, Destruction and Tankard.

The one-day thrash extravaganza is a celebration of German metal, expected to welcome domestic and international fans for this once in a lifetime event!

Mille Petrozza (Kreator):

"I’m so happy we have an opportunity to present this package in the best way possible! It’s going to be a really special day, full of love and respect…and the most extensive Kreator set ever…prepare for some deep cuts!"

Tom Angelripper (Sodom):

"I am very happy to finally be able to share the stage with my old companions and friends again. A meeting with these four fantastic bands cannot be surpassed in terms of cult status. It will be a very special event for us and our fans. Until then, please stay healthy and confident. See ya soon… Cheers."

Schmier (Destruction):

"Oh yes - we all have been waiting for this to happen, I am excited that it finally worked out! Hopefully this is the beginning of some more to come! We are super thrilled to be a part of this - thanks for the invitation Mille!"

Gerre (Tankard):

"Good things take time! Finally the 4 big will clash and thrash together. We feel very proud to be a part of this historical event!"

Tickets are available here.


I Am Morbid celebra legado do disco ‘Covenant’ em São Paulo;




I Am Morbid celebra legado do disco ‘Covenant’ em São Paulo; 
Banda retornou ao Brasil após menos de um ano para apresentar disco do Morbid Angel

I Am Morbid em São Paulo 2023. Crédito: Wellington Penilha



I Am Morbid retornou ao Brasil em menos de um ano para mais uma série de shows. Desta vez, o grupo veio ao país para apresentar o disco Covenant, do Morbid Angel, na íntegra. Em São Paulo, a apresentação aconteceu na última quinta-feira, 19.

Lançado há 30 anos, em 1993, o disco Covenant é considerado um álbum seminal do death metal. Esse legado é representado no palco por David Vincent, fundador do Morbid Angel e integrante do projeto I Am Morbid.

A banda esteve no Brasil pela última vez em novembro de 2022, quando também se apresentou no Fabrique Club, na capital paulista. Na ocasião anterior, a turnê da banda era uma celebração do trigésimo aniversário do clássico álbum Blessed Are The Sick (1991), segundo da carreira do Morbid Angel. Relembre as fotos da apresentação aqui.

Assim como neste ano, a banda passaria pelo Maranhão Open Air, mas a apresentação foi cancelada nas duas oportunidades: no último ano, a banda foi impedida de viajar devido uma catástrofe climática, enquanto a edição de 2023 do evento em São Luís foi completamente cancelada por baixa venda de ingressos.

Em show histórico em São Paulo, Evanescence honra o título de uma das maiores bandas de sua geração




Em show histórico em São Paulo, Evanescence honra o título de uma das maiores bandas de sua geração
O grupo apresentou todos os seus maiores hits e deu atenção especial ao álbum ‘Fallen’

Evanescence em São Paulo. Crédito: Jéssica Marinho



A noite de sábado, 21, vai ficar para sempre na memória do Evanescence e dos fãs brasileiros. Foi no estádio Allianz Parque, em São Paulo, que a banda realizou o maior show solo de sua carreira até o momento, mesmo com capacidade reduzida de público.

São 20 anos desde o lançamento do emblemático álbum de estreia, Fallen (2003), que nos apresentou aos vocais líricos de Amy Lee e às influências góticas do Evanescence em sucessos que ecoam até hoje, como “Bring Me To Life”, “Going Under” e “My Immortal”.

O elemento nostalgia dos anos 2000 certamente foi responsável por parte do público que encheu o Allianz na noite de sábado, mas a longevidade da música também se faz óbvia quando notamos o número surpreendente de adolescentes na multidão – todos usando maquiagem, camisetas da banda ou até mesmo imitando figurinos icônicos usados por Amy Lee.

Duas décadas depois de sua estreia estrondosa no mercado musical, o Evanescence ainda transcende gerações, mesmo que sua música tenho muito menos espaço comercial hoje em dia. Isso, sem dúvida, deve-se às composições que dialogam com o público, seja a nível individual, através dos sentimentos profundos e viscerais expressados por Amy Lee, ou em mensagens para o coletivo, como a poderosa “Use My Voice”.

Esquentando a plateia, o Ego Kill Talent subiu ao palco uma hora antes da banda principal e entregou um show eletrizante de aproximadamente 30 minutos. A banda brasileira de hard rock está fazendo os primeiros shows com sua primeira vocalista feminina, Emmily Barreto, do Far From Alaska, e tocou os novos singles, “Call Us By Her Name” e “Finding Freedom”, além de duas músicas inéditas que serão lançadas em novembro. A energia de Emmily no palco e seus vocais roucos e impactantes tornam o Ego Kill Talent a escolha perfeita de abertura para uma banda como o Evanescence, também conhecida pela notoriedade de sua vocalista feminina.

Na noite de sábado, o Evanescence honrou sua discografia cantando alguns de seus maiores sucessos, como “Call Me When You’re Sober” e “Lithium”, além das faixas mais populares do álbum mais recente, The Bitter Truth (2021). Mesmo com quatro discos em seu repertório, a banda deu uma atenção especial ao álbum de estreia, tocando não só as favoritas do público, mas também “Imaginary” e um medley com “My Last Breath”, “Haunted”, “Everybody’s Fool” e “Whisper”.

O carisma e o talento de Amy Lee são a força motriz por trás da performance e da continuidade do sucesso das músicas do Evanescence. Seus vocais ao mesmo tempo tocantes e potentes continuam tão impressionantes como sempre foram, mesmo que atualmente haja uma certa dificuldade em sustentar com perfeição algumas notas que ela atingia naturalmente no início da carreira. Em sua passagem pelo Brasil ela atendeu fãs no aeroporto, andou de ônibus, e, como surpresa para os fãs brasileiros, tocou ao piano uma breve composição em português, cantando os seguintes versos: “Amor é a sua luz, deixe brilhar / Eu nunca vou deixar isso passar / Não acaba / Nunca acaba / Você sabe”.

Antes de emocionar cantando “Lithium” ao piano, a vocalista tirou um momento para dizer que, depois de tudo que vimos acontecer no mundo nos últimos anos, uma das coisas que ela tinha aprendido era como se manter no momento presente e aproveitar cada segundo. Mais de uma vez, ela disse que não queria que o show de sábado acabasse, e o Evanescence se despediu de São Paulo com um show de fogos de artifício, muitos acenos e longos agradecimentos, honrando o título de uma das maiores bandas de sua geração.

sábado, 21 de outubro de 2023

Entrevista com Zakk Wylde, guitarrista/vocalista do Black Label Society





Zakk Wylde está em todas as frentes: mais uma vez ao lado de seu pai espiritual Ozzy Osbourne, o guitar hero também se diverte com Zakk Sabbath (sua banda tributo ao Black Sabbath) e depois de se permitir uma escapada solo com a segunda parte de “Book Of Shadows ”, aqui está ele de volta com seu grupo Black Label Society para o lançamento do muito bom “Grimmest Hits” (2018). Como se isso não bastasse, Zakk Wylde é dono de sua própria marca Wylde Audio desde 2015, na qual revisita ousadamente as lendárias formas Gibson com um toque Viking! Aproveitamos a presença do Black Label Society no Bataclan no dia 8 de março para falar com o homem que toca tão forte quanto seus bíceps!





Créditos das fotos Justin Reich

Olá Zakk! Em primeiro lugar, parabéns ao seu grupo Black Label Society, que comemora 20 anos este ano. Durante sua primeira década, vocês lançaram quase um álbum por ano em um ritmo frenético, um pouco como as bandas dos anos 70, enquanto vocês passaram muito mais tempo entre dois álbuns nos últimos dez anos. Existe um ritmo que você prefere?

Zakk Wylde: Isso mesmo, mesmo que não dediquemos mais tempo para fazer um álbum hoje, estamos apenas em turnê constantemente e isso é uma coisa muito boa porque dá mais importância e mais chance de existir para cada álbum. Durante a última década, quando lançamos um álbum, nós o defendemos na estrada por 3 anos. Mas ambos os ritmos combinam comigo. Não há um que eu prefira ao outro. Adorei os dias em que o Black Label Society lançava um álbum novo todo ano e também adoro esse ritmo atual onde defendemos nossos discos em turnê por muito tempo.

O lado bom das coisas, já que você espaçou mais seus lançamentos, é que seus álbuns mais recentes parecem mais novos e inspirados, como evidenciado por “Grimmest Hits” (2018). Você até tenta pequenas coisas novas como por exemplo o riff principal de "Trampled Down Below" que sai dos ritmos 4/4 que você tradicionalmente usa.

Esse riff me deu muitos problemas no estúdio quando tive que gravar os vocais. Continuei bagunçando as fotos! Mas ei, tive que melhorar desde então e consegui integrá-lo bem porque agora tocamos essa música todas as noites no palco.

Uma das faixas mais convincentes do álbum é “All That Once Shined” e claramente não é com esta que você poderia negar a imensa influência que o Black Sabbath exerce sobre você! Talvez o título da sua carreira em que mais paira a sombra de Tony Iommi, o que você acha?

Este título é totalmente influenciado pelo Black Sabbath! Sempre tive essa influência e desde o primeiro álbum do Black Label Society a influência imponente do Black Sabbath pesou na nossa música. Sempre reivindicarei as influências de Black Sabbath, Led Zeppelin e Lynyrd Skynyrd nas músicas mais fortes e de The Rolling Stones, The Allman Brothers Band, Elton John, The Band e Neil Young nas baladas. É a música que ouço e é a música que me inspira. É o mesmo para cada um de nós. Somos um reflexo das coisas que gostamos de ouvir, digerimos esta música e ela faz parte do nosso ADN. O mesmo vale para meus álbuns solo, que também são inspirados em outros heróis meus, como Frank Marino, John McLaughlin, Al Di Meola ou Randy Rhoads. É de todos esses caras que eu tiro meu conhecimento!



Você mencionou baladas. Seus fãs na maioria das vezes gostam muito de seus solos selvagens nas músicas mais agressivas, mas admito que tenho preferência por seus solos mais melódicos e cheios de sentimento nas baladas. Em "Grimmest Hits" você se inspirou particularmente durante os solos de "The Only Words" ou mesmo de "The Day That Heaven Had Gone Away".

OBRIGADO ! Embora eu provavelmente pegue emprestado muito de Gary Moore, Neil Young e Frank Marino, para citar alguns, ao executar esses solos. Muitas vezes são minha grande fonte de inspiração nesse tipo de solo.

No título "Seasons Of Falter" você usa um efeito de chorus durante a parte melódica. Você usa um efeito semelhante em "Descrença", mas neste último temos a impressão de que há também uma espécie de efeito de "desafinação". Você adicionou alguma coisa?

No som da guitarra? Não, é o mesmo efeito nessas duas faixas, só tem o meu pedal de chorus. Mas você tem essa sensação de desafinação em “Disbelief” porque minhas partes de guitarra são duplicadas para ter um som mais amplo e isso deve ter criado essa impressão de mudança em “Disbelief”. Não usei refrão nas outras faixas do álbum, ao contrário do que faço no palco, onde utilizo constantemente o refrão para obter mais largura e profundidade no som da guitarra, a fim de 'ter o mesmo tipo de reprodução sonora de guitarras dubladas em estúdio.

Falando em refrão, esse efeito sempre esteve onipresente em seu som ao vivo desde sua estreia com Ozzy Osbourne. De onde vem esse gosto pelo refrão?

Parte da razão pela qual o som ao vivo de Randy Rhoads era tão bom era que seu pedal de refrão estava constantemente ligado. Isso deu um som realmente amplo e imponente. Esse também foi o caso de Frank Marino que usou muito refrão. Recebo meu carinho pelo refrão desses dois caras porque o som ao vivo deles era incrível. Eu amo a redondeza, o calor e a dimensão que um pedal de chorus dá ao som de uma guitarra. No estúdio, eu simplesmente não uso tanto porque duplico todas as partes da guitarra, então é como usar um refrão natural. Ao vivo é como se houvesse um quarteto de guitarristas porque com Dario Lorina, nós dois tocamos com um refrão durante todo o show para um som decididamente massivo!



De onde surgiu a ideia de criar sua própria marca Wylde Audio, na qual você revisa e corrige os formatos clássicos da Gibson das Les Paul, SG, Flying V e Explorer para versões com visual arrojado?

Na verdade, eu revisito todos esses designs clássicos. Queria trazer meu toque para eles e focamos nos clássicos para o primeiro lote de guitarras que queríamos oferecer. Mas os próximos modelos terão formatos diferentes e não hesitarei em misturar elementos de guitarras diferentes para fazer algo único. Essa é a grande vantagem de ter sua própria marca, você pode fazer absolutamente tudo o que quiser!




O que é interessante no Wylde Audio é o fato de você poder oferecer as especificações de seus Gibsons, sendo os primeiros modelos da era Norlin, Les Pauls com braços de bordo em vez do mogno usual. Essa é uma especificidade que você sempre solicitou da Gibson para suas guitarras. Podemos imaginar que os modelos que você propõe atendam a esses mesmos critérios, certo?

Absolutamente! As guitarras Wylde Audio têm braço em bordo, escala em ébano, corpo em mogno, captadores EMG 81 e 85 exclusivos, ponte Tonepro e afinadores Grover. Eles são todos originais, equipados com todas as minhas atualizações de alguma forma.

O uso de braço de bordo neste tipo de guitarra é interessante porque se popularizarmos as coisas, poderíamos considerar que o som de uma guitarra elétrica vem essencialmente de seu braço e de seus captadores e o bordo deve trazer mais brilho e ousadia a uma Les Paul , não é?

Com certeza e é claro que a escolha do cabo faz uma enorme diferença! Meu amigo Yngwie Malmsteen percebeu isso recentemente, um dia quando estava no estúdio tocando guitarras com o mesmo corpo, mas com braços diferentes. Ele não achava que o braço tivesse tanta influência no som. Até a escolha da escala, entre maple, jacarandá ou ébano, faz uma diferença notável e Yngwie não achava que conseguiria sentir a diferença no som e ficou maravilhado com essa descoberta (risos)! O braço tem uma grande influência no som de uma guitarra elétrica e pessoalmente prefiro o bordo ao mogno.

As guitarras Wylde Audio são fabricadas na Coreia do Sul. Você pessoalmente usa modelos produzidos na Ásia ou joga em versões customizadas americanas?

Tenho modelos, como meus Warhammers, que vêm da Schecter Custom Shop (parceira de fabricação e distribuição da Wylde Audio) nos EUA. Mas a produção é, na verdade, feita numa fábrica na Coreia do Sul e posso dizer-vos que a qualidade existe, bem como a uniformidade da qualidade da produção. Quando as guitarras saem da fábrica na Coreia do Sul, elas são afinadas, mas ainda são enviadas para Los Angeles para serem verificadas e afinadas novamente. Não há realmente nenhuma diferença entre todas essas guitarras e eu sei disso porque oferecemos um pacote VIP onde todas as noites um espectador sai com uma guitarra que toquei durante o show. Então são muitos que passaram pelas minhas mãos e em nenhum momento eu disse para mim mesmo: “essa guitarra soa melhor que as outras”. Quando tenho um amigo que está diante de quinze desses violões e ele me pede para escolher dois para o sobrinho e para o primo, eu respondo: "São todos iguais! São todos bons! Pegue esses que você prefere visualmente !”.

O fato de você tocar guitarras Wylde Audio de fabricação coreana no seu nível como um verdadeiro profissional pode ser reconfortante para aqueles que seriam tentados, mas retido pelo país de origem dessas guitarras...

Para mim o país de fabricação não faz diferença na qualidade do violão. Isso pode ser feito nos EUA, Inglaterra, Canadá, Coreia do Sul ou Noruega. O que importa é a qualidade de construção. O bordo sempre será bordo, o ébano sempre será ébano e o mogno sempre será mogno. É apenas madeira, nada mais, nada menos. O que faz a diferença mesmo é a qualidade de fabricação da guitarra independente de onde ela foi feita e isso vale para todas as marcas seja uma BC Rich, uma Yamaha, uma Fender ou uma Gibson, é a mesma coisa. Se eu colocar você atrás de uma máquina para construir uma guitarra, seja na Coréia, na Noruega ou em Los Angeles com a mesma máquina, isso não mudará absolutamente nada! Eu vejo dessa forma e não tenho nenhum problema em tocar essas guitarras.

Parece que agora você está usando um amplificador Wylde Audio, um modelo ainda não disponível comercialmente. Você pode nos contar mais ?

Na verdade, gravei "Grimmest Hits", bem como o álbum "Book Of Shadows II" (2016) com meu cabeçote de amplificador Wylde Audio (nota do editor: que chamaremos provisoriamente de Wylde Audio Master 100 com base nas fotos do protótipo). Utilizo protótipos e atualmente estamos trabalhando na distribuição e comercialização deste cabeçote de amplificador que está em sua forma final e pronto para ser lançado. Também estamos trabalhando em um pequeno amplificador de prática. Em seguida virão as cordas e os efeitos da guitarra. Queremos abordar todos os aspectos da guitarra com Wylde Audio.

Antes você tocava no Marshall JCM800 2203 e tem até um JCM800 exclusivo com o 2203ZW...

É precisamente isto que estou a utilizar neste momento na Europa porque não podemos tirar tudo dos Estados Unidos e tenho uma linha de fundo que permanece permanentemente na Europa com todos os amplificadores Marshall que usei durante todos estes anos. Em casa, porém, só uso Wylde Audio.

Como o seu cabeçote Wylde Audio difere de um JCM800 2203 tradicional?

O amplificador Wylde Audio é obviamente muito inspirado nos meus melhores Marshall JCM800s. Garantimos que fosse um amplificador igualmente básico em seu uso e simplesmente queríamos torná-lo o mesmo amplificador, mas com um pouco mais de som. Na época, comprei muitos Marshalls usados, eram amplificadores básicos, você conectava e sabia na hora se soavam bem. Gosto de amplificadores onde você não precisa ler o manual do proprietário. Gosto de apenas conectar, ligar o amplificador, aumentar o volume e fazer com que seja o suficiente para julgar o som do amplificador. Tem que soar direto e se tiver agudos demais para o seu gosto, você abaixa o volume e não vai mais longe. Esse era o meu objetivo com a Wylde Audio, fazer um amplificador básico que soasse bem assim que você o tirava da caixa e de forma consistente, porque eu também queria garantir consistência na qualidade da produção.

Uma de suas particularidades é que você usa válvulas de potência 6550 em seus amplificadores Marshall em vez de EL34. Será o mesmo para o amplificador Wylde Audio?

Vou te explicar como aconteceu com as válvulas 6550. Um dia meu amplificador caiu feio. Não funcionou mais e minhas lâmpadas EL34 quebraram. O amplificador foi consertado e quando o peguei de volta e liguei, fiquei impressionado com a espessura do som! Perguntei o que eles haviam feito com o amplificador porque soava melhor do que antes. Eles me disseram que não tinham nenhum EL34 em estoque, então tiveram que colocar o 6550. Claro que o som clássico do Marshall é obtido com os EL34, mas as válvulas 6550, assim como as KT88 que são bastante semelhantes, dão um som mais imponente aos amplificadores Marshall na minha opinião. Há realmente uma redondeza e espessura no som que é sentida imediatamente. Mesmo em um amplificador tocado em volume baixo, se você pegar o mesmo modelo com válvulas de potências diferentes, sentirá a diferença. Existem tantas variáveis ​​no som que vêm de tantos lugares diferentes antes mesmo de chegar ao alto-falante, e o som do meu EVM12L de 300W soará muito diferente daquele de um Celestion (Greenback) de 25W, que naturalmente terá muitos break- ups diferentes dos meus. A escolha do tubo é uma daquelas coisas que realmente afeta o som. Tudo isso para dizer que desde essa anedota eu só uso 6550s ou KT88s e os amplificadores Wylde Audio obviamente serão equipados com um desses dois tipos de válvulas de potência.

Você acabou de mencionar seu alto-falante favorito, o Electro-Voice EVM12L (do qual Zakk também possui um modelo exclusivo). O que o atraiu neste HP?

Este é o mesmo tipo de acidente que ocorre com as válvulas de potência. Eu tinha um alto-falante que deveria ser montado com Celestion 75W (G12-T-75) e, em vez disso, recebi o EVM12L. Da mesma forma, fiquei agradavelmente surpreso com o som, dava para sentir a diferença imediatamente. Sinto particularmente a diferença entre os vários modelos de alto-falantes quando estou no Vaticano Negro (nota do editor: nome com que Zakk Wylde batizou seu home studio). Neste contexto, realmente não mente porque você está sentado com uma parede de amplificadores e alto-falantes à sua frente e não leva nem cinco minutos para sentir as diferenças. Eu analiso alguns modelos diferentes no estúdio, mas para apresentações ao vivo os EVM12L são os meus favoritos.

Sinto que você mudou sua sintonia nos últimos anos com o Black Label Society, não está tão baixo como costumava ser. Qual é a sua afinação atual?

Na verdade, como tenho minha banda Zakk Sabbath (nota do editor: banda cover do Black Sabbath), agora afino minhas guitarras em C# (C#). "Grimmest Hits" está nesta afinação, exceto as baladas "The Day That Heaven Had Gone Away", "Nothing Left To Say" e "The Only Words" que estão no padrão E (E). Combina melhor com eles e é mais prático para mim porque toco piano e órgão Hammond nessas faixas. Em termos de cordas, estou usando atualmente um conjunto de 10-46 no qual substituo o 46 por 56 ou 52 dependendo do meu humor. Anteriormente, quando afinávamos músicas mais baixas como "13 Years Of Grief" ou "Stronger Than Death", eu colocava uma corda de 60 cordas.




Antes de nos deixar, você voltou ao grupo solo de Ozzy Osbourne. Quais são seus planos, ele que anunciou que desta vez fará sua turnê de despedida para sempre?

No momento temos compromissos que vão até 2020 com Ozzy, veremos então o que faremos de acordo com a vontade dele. Quem sabe o que acontecerá então? Estarei sempre disponível para ele se ele quiser fazer um álbum ou qualquer outra coisa. Não há planos para um álbum no momento, mas você nunca sabe o que pode acontecer e se Ozzy me pedir para ir fazer um álbum com ele, eu irei. Até o momento o objetivo é simplesmente ir até 2020 com esse novo tour e então avisaremos.



sexta-feira, 20 de outubro de 2023

Evanescence é, afinal, uma banda cristã ou não?




Questionamento tem sido feito desde os primórdios da banda e a vocalista Amy Lee sempre foi muito vocal sobre o assunto


Uma discussão clássica desde os primórdios do Evanescence é se a banda é ou não uma banda cristã em sua raiz. Para muitos isso pode soar absurdo, para outros, uma obviedade. Mas a questão tem seus motivos.
Formação do Evanescence

Amy Lee e Ben Moody se conheceram em 1994 em Little Rock, Arkansas, aos 13 e 14 anos, quando os dois estavam em um acampamento juvenil cristão. Lá, eles tocavam piano e violão, respectivamente. Lee e Moody se juntaram pois sentiam que não “se encaixavam tão bem” no acampamento e de lá foram convidando outros colegas para tocar e criar música.

A vocalista teve a ideia de criar o Evanescence e então com Moody começou a gravar algumas músicas. No início, a dupla vendia CDs na cidade de Little Rock, contando com o apoio local e com a música diferente que estavam criando, unindo rock, metal e música clássica.
Fallen e o mercado cristão

Quando conseguiram um contrato com a gravadora Wind-up Records, a empresa decidiu testar o mercado cristão ao divulgar o álbum Fallen (2003). Durante o lançamento, Lee e Moody deixaram publicamente claro em uma entrevista de 2003 que eles não eram uma banda cristã ou de rock cristã.


Lee disse em uma entrevista à NPR: “Não era isso que a nossa música era. E eu senti como se eles estivessem vendendo alguém algo que não era verdade.” Ela observou que o Evanescence “nunca foi uma banda cristã” e liricamente nunca teve uma afiliação religiosa.

Porém, em entrevista à revista Stranger Things, antes do sucesso, Ben Moody disse: “A mensagem que nós, como banda, queremos transmitir mais do que qualquer coisa é simples – Deus é amor”. No encarte do álbum de estreia do Evanescence, o guitarrista fez um agradecimento a Jesus Cristo: “Toda a vida que resta em mim é você”, escreveu.

Quando Fallen começou escalar rapidamente as paradas de sucesso ao redor do mundo, o Evanescence decidiu se desvencilhar totalmente do nicho.

Uma entrevista concedida por Amy Lee e Ben Moody à revista Entertainment Weekly (via Blabbermouth), em abril de 2003, foi o ponto de virada. “Existem pessoas que estão obcecadas com a ideia de que somos uma banda cristã disfarçada e que temos alguma mensagem secreta”, disse a vocalista. “Não temos afiliação espiritual com essa música. É simplesmente uma experiência de vida… Garanto que se os donos das livrarias cristãs ouvissem algumas dessas músicas, não venderiam o CD”, afirmou.


O guitarrista Ben Moody declarou: “Não tenho vergonha de minhas crenças espirituais, mas de forma alguma as incorporo a esta banda. Na verdade, estamos no topo das paradas cristãs e eu fico tipo, ‘Que porra estamos fazendo lá?’”. O músico, que acabou deixando a banda pouco depois, ainda provocou a comunidade cristã, ao se comparar com “o cara que foi crucificado ao lado de Jesus” e afirmar: “tudo que eu quero que você faça é se lembrar de mim.”

Os comentários levaram o presidente da gravadora, Alan Meltzer, a enviar uma carta aos canais de rádio e varejo cristãos, explicando que, apesar da “a base espiritual que despertou interesse e entusiasmo na comunidade religiosa cristã”, o Evanescence era “uma banda secular e, como tal, vê sua música como entretenimento” e o selo então “sente fortemente que eles não pertencem mais às lojas de varejo cristãs”. Depois de receber a carta, muitas estações de rádio cristãs retiraram músicas de Fallen de sua programação.
Comentários de Amy Lee após o sucesso de Fallen

Pouco tempo depois, em entrevista ao VH1, a vocalista Amy Lee teve a oportunidade de comentar a polêmica e reconheceu que as palavras de Ben Moody foram fortes. Na sequência, ela negou que a banda tenha, em qualquer momento, tentado se vender como um grupo cristão. “Certamente não. Outros membros da banda fizeram. Sempre tivemos nossas próprias crenças.”

“Não acho que duas pessoas na banda pensem a mesma coisa. No passado, outros membros da banda, que não vou nomear, ultrapassaram seus limites de representar a banda e falar sobre suas crenças pessoais e isso foi jogado nas crenças da banda. Não é disso que se trata esta banda. Não quero alienar ninguém. Se você consegue uma mensagem cristã de nossa música, legal, isso funciona para você. Estamos apenas tentando escrever sobre nossas vidas.”